miércoles, 24 de diciembre de 2008

Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band-The Beatles


Bueno, a petición de los lectores, publico esta entrada, dedicada al álbum que dió un giro en la historia del rock, el Sgt. Peppers. Todo comenzó en 1967, cuándo los Beatles en pleno verano del amor, decidieron visitar la cumbre de la contracultura americana, Haight-Ashbury, la pequeña esquina psicodélica de San Francisco, dónde vivían los más hippies, que esparcieron su famoso flowerpower por todo el mundo. Al llegar allí consumieron la droga estrella, LSD, y su visión cambió por completo. De ahí nació este psicodélico álbum. El álbum lo componen 13 canciones sin ninguna pausa. El disco comienza con ruido proveniente de un público expectante que explota con los primeros riffs de guitarra eléctrica de la canción que da título al disco: «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». El resto de la canción es una mezcla de guitarras, coros y voces de los cuatro Beatles. Después de ese tema, sin pausa ni silencio intermedio, empieza «With a Little Help from My Friends», cantada por el baterista Ringo Starr — una oda a la amistad con una contagiosa sensación de esperanza y un respiro entre las estridentes guitarras de la primera canción y la psicodelia de la tercera: «Lucy in the Sky with Diamonds» de Lennon, con una letra que nos traslada a un mundo donde todo puede suceder. La psicodélica melodía fue alterada al extremo que se piensa que cada nota está con una velocidad superior o inferior a la anterior. Se ha especulado que sus iniciales - LSD - coinciden con la droga que los Beatles consumían, aunque John ha afirmado tantas veces que el título era el de un dibujo de su hijo, que probablemente fuera una casualidad. Según John Lennon la idea de este mítico tema surgió de un dibujo que realizó su primer hijo Julian. El niño le enseñó a su padre un dibujo en el que una niña sonreía y sus ojos parecían piedras preciosas, Julian le dijo a su padre «Look dad, is Lucy, in the sky with diamonds» («Mira papá, es Lucy, en el cielo con diamantes»). Si buscaís en el archivo del blog hay una entrada dedicada exclusivamente a esta obre maestra. «Getting Better» es otro de las canciones que cambian las estructuras básicas del rock para transformarlas en algo totalmente nuevo. Con sus arreglos de sonido y su particular y constante guitarra, este tema es un canto a la felicidad y esperanza de cambio. En este título se aprecia, en la letra, el contraste de las actitudes de Lennon y McCartney. Se dice, según los mismos Beatles, que «Getting Better» era una frase muy repetida por Jimmy Nicol, el baterista que suplió a Ringo Starr en la gira del verano de 1964. «Fixing a Hole», parece haber sido influido por la década de los 20 o de los 30, aunque posee también algo nuevo e innovador, como la combinación de guitarras y teclado y la capacidad de McCartney de alternar entre armonías, al igual que en el siguiente tema. «She's Leaving Home», una bella pieza musical en la que nos vemos envueltos, de la mano de cuerdas clásicas y arpas, en el dolor de una joven que abandona su hogar. Los Beatles se colocan en el lugar de la chica, no sólo de los padres. Es comparada por algunos críticos con grandes obras de la música clásica. Se dice que la idea de componerla surgió de una noticia que contaba la historia de una chica que se fugó de su hogar para poder vivir con su novio, pero la verdadera historia no duró mucho tiempo ya que la joven volvió a su hogar a la semana siguiente. El sonido de la siguiente canción, «Being for the Benefit of Mr. Kite!», nos traslada a un gran circo, con enanos, acróbatas y hasta un caballo que baila el vals; con clavicordios, órganos, una batería hipnótica, sonidos de feria y la voz nasal y fría de Lennon, tiene posiblemente una de las mejores atmósferas jamás creadas por un productor. Cuando Lennon explicó a George Martin el ambiente que quería crear para esta canción le dijo: «Quiero oler el serrín». «Within You Without You» es al estilo hindú de la mano de George Harrison, con su sitar y acompañamiento de violines recorriendo escalas orientales mientras con su voz ensoñada nos habla de Dios, de las personas y del amor. «When I'm Sixty Four», una obra típica de McCartney, muestra una historia sobre el amor eterno, aunque con un aire de cabaret, dado por las flautas, que la hace única e inconfundible, sin dejar de ser puramente naif. Esta canción fue escrita por McCartney en su adolescencia, interpretada con frecuencia en el Cavern Club y grabada en este álbum. «Lovely Rita» es un pop renovado en contraste con la canción anterior, con excelentes arreglos pianísticos y hermosas voces de McCartney y Lennon. Este tema contiene un misterioso mensaje aludiendo a la supuesta muerte de Paul McCartney. El mito de la muerte del músico decía que éste murió en un accidente de automóvil un miércoles a las 5 (por eso muchas de sus canciones hacen alusión a este día y esta fecha), no notó que el semáforo había cambiado por estar mirando a una inspectora de parquímetros (a las que normalmente se las llamaba Meter maids). Este mensaje se encuentra en la última canción del álbum, y relacionado con la portada de "Abbey Road" dio lugar a la leyenda de la muerte de McCartney y su reemplazo por William Campbell (de nombre artístico Billy Shears). «Good Morning Good Morning» que comienza con un gallo anunciando el amanecer, para dar lugar a una canción un tanto rara, como demasiado acelerada. Fue ideada por Lennon a partir de un aviso de cereales de maíz Kellogs, una conocida marca identificada por un gallo. En el final se incorporaron una serie de ruidos de animales que aparentemente se comen unos a otros. Escuchamos caballos, hasta incluso una turba persiguiendo a una zorra. Con el ruido del un diapasón pasamos a la próxima canción. Casi llegando al final, el Reprise de la primera canción tiene básicamente su mismo ritmo, aunque sin los arreglos de viento y un tanto más rápida, sumando además una guitarra que la hace inconfundible y mantiene un ritmo rockero. Para terminar: «A Day in the Life», una obra de arte creada tanto por Lennon como por McCartney, un bis basado en un collage, noticias tomadas en un periódico y sus respectivas reflexiones en la voz nasal y soñadora de John, permitiéndole hacer una visión critica muy especial de lo que se describe en la canción. Todo en un medio difuso y borroso, aunque bello y casi acústico, que se va sumergiendo poco a poco en un ascendente ruido sinfónico que se eleva y se eleva desde el acorde de Sol mayor (en el que está la melodía de Lennon) hasta llegar con las notas más agudas posibles al acorde de Mi mayor para abrir el tema compuesto por McCartney. Ninguno de los músicos encargados en lograr este efecto debía prestar atención a lo que hacían los demás, sólo debía elevar la tonada lo más que pudiese en 26 compases. El despertador que se oye al finalizar este divisorio no es accidental. Su función era avisar a Paul McCartney cuándo debía comenzar a cantar. La cantidad de instrumentos no era suficiente para lograr el efecto deseado. Por eso la grabación fue superpuesta cuatro veces con leves diferencias de tiempo. De esta forma parecía una orquesta de 160 instrumentos siendo de sólo 40. El resultado final suena como el despegue o aterrizaje de un reactor, pared de ruido que súbitamente se corta por un reloj despertador. Los sentidos se aclaran en la voz límpida y clara de McCartney hasta que de repente nos sumergimos en un sueño más profundo aún que el anterior; la voz de Lennon se debate flotante entre la marea de una orquesta wagneriana, grandiosa, gigantesca. Otra vez estamos en medio de un sueño y otra vez el ruido del despegue o aterrizaje, una explosión y el abismo, con una nota de piano que parece interminable, con la que concluye la canción.
Al final del disco un ruido de baja frecuencia y luego unos ruidos de voces extrañas que se desvanecen en el silencio, segundos de galimatías aparentemente invertidos, nos hacen intuir un mensaje oculto. En realidad éstas fueron grabadas para ocupar el último surco del disco, siempre vacío y así evitar que la gente que no tenía tocadiscos automático escuchara sin cesar el horrendo ruido de freidora que provocaba el ultimo surco vacío. Incluso se escucha una hoja que se cambia de página y una voz diciendo: «Shhh!». También se ha especulado con que el trozo exento de música contiene sonidos que sólo pueden oír los perros. Sgt. Pepper no destacó sólo por su música, sino por el concepto y la portada diseñada por el artista pop Peter Blake: una fotografía de los cuatro Beatles vestidos como sargentos delante de un collage de rostros célebres, entre los que se cuentan Marilyn Monroe, Marlon Brando, Aleister Crowley, Bob Dylan, D.H. Lawrence y hasta Shirley Temple. El rostro del actor mexicano Germán Valdés «Tin Tan» aparecería en la portada, pero se negó a última hora, enviando en su lugar un árbol de la vida de Metepec (planta tradicional mexicana) que aparece en un extremo de la fotografía. También aparecerían Gandhi, Hitler y Jesucristo, pero se cambió ya que poco antes Lennon dijo la frase de «más populares que Cristo» y era mejor no ofender a hindúes, judíos y cristianos. Además, fue el primer disco que se vendió con las letras de las canciones impresas. Aunque se quiso evitar esto, poco se pudo hacer, ya que las letras eran propiedad intelectual de los Fab four. Esto fue debido a la reunión que mantuvo John Lennon en Almería, durante el rodaje de Cómo gané la guerra, con Juan Carrión, profesor de inglés en una academia de Cartagena, quien le pidió que le facilitara letras de canciones de los Beatles, ya que era y sigue siendo uno de sus medios de enseñar la lengua inglesa. El álbum causó sensación en su época y sigue causándola, manteniendo la emoción y frescura. Es un disco difícil de superar y que ha influido en generaciones de músicos con diferentes propuestas y estilos. En septiembre de 2003, este disco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos.
COMENTAD Y FELIZ AÑO NUEVO :)

martes, 9 de diciembre de 2008

The Concert For Bangladesh-George Harrison And Friends


En el 1971, se celebró el primer concierto solidario de la historia. Todo empezó cuándo George Harrison, se empezó a interesar por la música y la cultura de la India, y conoció a Ravi Shankar, quién le enseñó a tocar el sitar. George Harrison y Ravi Shankar hicieron migas. Por otra parte, a lo largo de la Guerra de Liberación por Bangladesh, mientras Pakistán del Este pugnaba por su independencia, el desorden político y militar obligó a la ciudadanía a refugiarse en India, lo que supuso un problema para las autoridades del país. A este habría de sumarse posteriormente la llegada de un ciclón que trajo lluvias torrenciales, causando un desastre humanitario sin precedentes. El músico bengalí Ravi Shankar consultó a su amigo George Harrison para idear una solución al problema. Poco tiempo después, Harrison grabó el single "Bangla Desh" para recaudar dinero y presionó a Apple Records para que editara el single de Ravi Shankar "Join Bangla". Al tiempo, Shankar y Harrison planearon llevar a cabo un concierto en los Estados Unidos. Harrison tomó el testigo, desarrolló el esquema a seguir y llamó a unos cuantos amigos, persuadiéndolos para que se unieran a él en el Madison Square Garden. Hasta la fecha del concierto, tendría menos de cinco semanas para los preparativos. Entre los amigos que Harrison había planeado que acudieran se encontraban John Lennon y Paul McCartney. Lennon se mostró de acuerdo en acudir a la cita sólo en el caso de que él invitara formalmente al concierto a su esposa, Yoko Ono. Al no haber planeado su participación y tampoco querer que participara, Lennon declinó su asistencia. Asimismo, Paul McCartney aludió como excusa que era muy pronto para una reunión de The Beatles teniendo en cuenta los problemas legales del momento. Del grupo, el único que aceptó la invitación fue Ringo Starr. Ravi Shankar y Ali Akbar Khan fueron los encargados de abrir el concierto con un recital de música india y con la composición "Bangla Dhun". A excepción de algunas colaboraciones con otros artistas como Delaney & Bonnie Blues Band o con The Plastic Ono Band de John Lennon, el Concierto de Bangladesh supuso la primera aparición pública de George Harrison tras la separación de The Beatles. Asimismo, el concierto supone un hito al juntar en un escenario a dos artistas retirados temporalmente del mundo musical: por una parte, Eric Clapton regresaba después de su adición a la heroína y su retirada momentánea tras la gira de Derek and the Dominos; por otra parte, Bob Dylan hacía su primera aparición pública tras el Festival de la Isla de Wight en agosto de 1969. Posteriormente, no volvería a tocar en directo hasta enero de 1974.
Entre los músicos encargados de configurar el espectáculo se encontraban Billy Preston, Leon Russell, Klaus Voormann, Jim Keltner, Badfinger, una larga sección de instrumentos de vientos conducida por Jim Horn, Carl Radle, Jesse Ed Davis, Don Preston y un coro dirigido por Don Nix.
Disco 1
1. Introduction
2. Bangla Dhun - Ravi Shankar
3. Wah-Wah
4. My Sweet Lord
5. Awaiting On You All
6. That's The Way God Planned It - Billy Preston
7. It Don't Come Easy - Ringo Starr
8. Beware Of Darkness
9. Band Introduction
10. While My Guitar Gently Weeps
Disco 2
1. Medley: Jumpin' Jack Flash/Young Blood - Leon Russell
2. Here Comes The Sun
3. A Hard Rain's A-Gonna Fall - Bob Dylan
4. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry - Bob Dylan
5. Blowin' In The Wind - Bob Dylan
6. Mr. Tambourine Man - Bob Dylan
7. Just Like A Woman - Bob Dylan
8. Something
9. Bangla Desh
10. Love Minus Zero/No Limit - Bob Dylan
Espero que disfrutéis de esta joya, y ¡comentad!

martes, 25 de noviembre de 2008

This Is Janis Joplin


En 1965, Janis Joplin entró en Big Brother And The Holding Company como vocalista principal, pero antes de eso tuvo que demostrarle a la banda que era lo que buscaban y realizó una audición que fue grabada, sólo con su voz y su guitarra clásica. Después de oir la audición, repertorio de la cual eran todo blueses y algunas canciones clásicas, la banda quedó impresionada, se dieron cuenta de que tenía buenas influencias y la cogieron sin dudarlo. Hace unos años, en 1996, el guitarrista solista de Big Brother, James Gurley, decidió publicar un CD exclusivo con todas estas canciones, a las que les añadió el resto de instrumentos. En estas canciones se puede observar que la voz de la polémicacantante suena mucho más limpia que cuando alcanzó la fama, aunque siempre había sido aficionada al alcohol, concretamente al Southern Comfort. La primera canción, Apple Of My Eye es una canción popular anónima. 219 Train es una cancion de Mamie Desdume's, pero que fue grabada por primera voz por el padre del jazz, Jelly Roll Morton, y más tarde fue interpretada por otros muchos artistas. Codine, es un clásico de Buffie Saint Marie que le venía cómo anillo al dedo a la Dama Blanca del Blues. Down And Out, compuesta por Jimmy Cox, fue interpretada por la emperatriz del blues, Bessie Smith, a la que Janis veneraba, cuando encontraron sus restos, ella y Juanita Green se encargaron de pagar la tumba y una inscripción con fotos, en la que ponía: la mejor cantante de blues del mundo, que jamás dejará de cantar. Turtle Blues es una canción semi-autobiográfica(palabras textuales de la cantante) que compuso Janis durante sus día en la universidad de Texas, en Austin. I Ain't Got A Worry, también titulada Goin' Down To Frisco, compuesta y grabada por Hoyt Axton, quién la interpreto también en el 1965, en el show de televisión Bonanza, también fue interpretada por Janis. Y por último Goin' Down To Brownsville es un clásico de Sleepy John Estes. Espero que disfrutéis con esta maravillosa audición y con el blues de la más grande vocalista blanca de todos los tiempos, y recordad, que vuestros comentarios son siempre agradecidos. Gracias.
P.D.: Gracias Napo, xD.

martes, 4 de noviembre de 2008

The Great Society


The Great Society fue de las primeras bandas en poner de moda el sonido de San Francisco en 1965, utilizando un estilo de folk-psicodélico hasta el fin de su existencia en 1966. La banda también era conocida cómo The Great! Society. Es recordado cómo el primer grupo en el que cantó Grace Slick, que también tocaba la flauta junto con su marido por aquel entonces, Jerry Slick en la batería, su hermano Darby Slick en la guitarra solista, David Miner en la guitarra rítmica y en ocasiones también cómo vocalista, Bard DuPont en el bajo y Peter Vandergelder en el saxofón. A finales del verano del 1965, Grace, Darby y Jerry fueron inspirados por los Beatles para formar el grupo. Debutaron el 15 de Octubre de 1965 en el famoso Coffee Gallery de la zona de la playa norte, en San Francisco y continuaron hasta 1966. Sólo lanzaron un single en 1966, Somebody To Love(originalmente titulado Someone To Love), escrito por Darby, y con la canción Free Advice en la cara B. Fue grabado en la subsidiaria de Autumn Records en la playa norte, causando un pequeño impacto por toda la zona de la bahía. La banda trabajó con el productos Sylverter Stewart, cuando estaba formando aún su banda propia, Sly And The Family Stone. Stewart hizo grabar el single más de 50 veces a la banda hasta que salió perfecto. La banda empezaba a inspirar a otras nuevas bandas locales, cómo Jefferson Airplane, y fue entonces cuando Columbia le ofreció a la banda un contrato, pero Grace Slick se marchó de la banda para pasarse a la recién surgida Jefferson Aiplane, sustituyendo a Signe Toly Anderson cómo vocalista, llevandose Somebody To Love y White Rabbit(compuesta por ella misma) con ella. Desde el punto de vista musical, la banda no podría sobrevivir sin la vocalista principal y la banda se dividió por completo en 1966, al mismo tiempo que Grace y Jerry se divorciaron. Columbia lanzó algunas canciones en directo en dos álbumes separados, en 1968, después de que Grace encontrara la fama, uniéndolas todas en un doble LP en 1971. En 1995, Sundazed lanzó un CD con canciones de estudio.









Aquí os dejo un link con 17 canciones entre ellas las legendarias White Rabbit y Somebody To Love, las versiones originales. Disfrutad.

sábado, 25 de octubre de 2008

Acid Jams


Cómo ya he mencionado en incontables ocasiones, el paraíso hippie por excelencia se encontraba en San Francisco, concretamente en Haight Ashbury. Allí, numerosas bandas hippies, daban largos conciertos en el Golden Gate Park o en los famosos ballrooms cómo el Fillmore East y West de Bill Graham y el Avalon Ballroom de Chet Helms. Estos conciertos podían prolongarse durante horas e incluso días, gracias a los llamados "packs de artistas", que consistía en la participación de diferentes grupos de toda la bahía, sin pausa, unos detrás de otros. Además el concepto de concierto cambió en San Francisco, cuándo los grupos de rock ácido, al tocar sus canciones las alargaban incluso hasta diez minutos, debido al efecto que el LSD ejercía sobre ellos, por lo tanto, los conciertos de cada artista solían durar de una hora y media a dos, cuando anteriormente duraban tan sólo de treinta a cuarenta y cinco minutos. También había grupos que hacían largos jams de aproximadamente cuarenta minutos, improvisaban con todos los instrumentos teniendo cómo base el ritmo de una canción, y luego tocaban menos canciones o las acortaban, pero si les quedaba tiempo las tocaban todas y con el máximo de tiempo. Aquellos músicos disfrutaban tocando, además solían estar en pleno subidón de ácido en el momento preciso, por lo tanto conseguía crear el ambiente perfecto para todo aquel público que llevaba el subidón encima cómo ellos. Luego, cuando bajaban del escenario, los músicos se confundían con las demás personas, entre la multitud, para seguir disfrutando del concierto y de las actuaciones de sus compañeros. En ocasiones ocurría algo mágico, componentes de diferentes grupos e incluso grupos completos se unían con otros para tocar juntos largos jams ácidos. Aquí voy a colgar dos jams de rock ácido. En el primero, titulado Donovan's Reef Jam, actuaron Country Joe And The Fish con todos sus componentes más Jerry García y Mickey Hart de Grateful Dead, Jorma Kaukonen y Jack Casady de Jefferson Airplane y el músico Steve Miller, líder de la Steve Miller Band. Dura 38 minutos. En el segundo, de nombre Lovelight, actuaron The Grateful Dead con Janis Joplin, quién apareció en medio de la actuación, causando euforia por parte del público. Dura 20 minutos. Los dos fueron grabados en el Avalon Ballroom. Es interesante saber que en el Avalon Ballroom, los apuntadores realizaban excelentes trabajos, formando efectos psicodélicos con las luces de colores.

Donovan's Reef Jam:

Fotografías: Bill Graham en la primera y Chet Helms en la segunda, los principales fundadores de la Family Dog, sin ellos no hubiera sido posible la grabación de estas increíbles jams ácidas.

jueves, 23 de octubre de 2008

The 13th Floor Elevators


The 13th Floor Elevators fue un grupo de rock psicodélico fundado en Austin, Texas, a finales del 1965. Sólo encontraron un suceso comercial después de resolver sus problemas con la ley y dejar de usar las drogas. Como siempre, The 13th Floor Elevators, fue una de las primeras bandas psicodélicas. Fueron citados cómo un influyente grupo protopunk. Su clásico "You're Gonna Miss Me", que llegó a las listas Billboard en el puesto #55 en 1966, fue versionado en el primer álbum de los Nuggets en 1972, dejando hueya como un tema de rock de garage que fue un himno para los primeros punk rockers. Roky Erickson era el cantante/guitarrista, Tommy Hall era quién tocaba el jug(jarra) eléctrico, Stacy Sutherland guitarrista también, John Ike Walton el batería y Ronnie Leatherman el bajista. Erickson y Hall eran los compositores principales de la banda pero también los otros miembros de la banda también componían canciones ocasionalmente. El sonido del jug eléctrico de Tommy(el cual sonaba muy distinto al sonido de los jugs tradicionales) fue la firma de la banda, lo que los distinguió del resto. El primer single del grupo "You're Gonna Miss Me" (la segunda versión, ya que la primera fue grabada con el bajista Ernie Culley, cuando la banda se daba a conocer como The Spades), se posicionó en el puesto #2 de las listas locales y a principios del 1966 en el pues #65 en las nacionales. Durante la primavera del 1966 el grupo pasó por numerosos locales de Texas, tocando en Austin, Dallas y Houston. A final del verano de ese mismo año, los Elevators estuvieron por la costa oeste, apareciendo dos veces en la televisión nacional y tocando en los famosos ballrooms de San Francisco, tantas veces aquí mencionados, el Fillmore y el Avalon. La compañía discográfica The International Artists en Houston firmó con los Elevators un contrato de grabación para lanzar el álbum The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, que llegó a ser un clásico underground que combinó perfectamente con la ardiente contracultura de la época. El álbum evocaba la experiencia con el LSD, como si fuera una puerta de escape a un nivel de más alto del control de tus emociones, una filosofía que los miembros de la banda adoptador con venerancia. Janis Joplin era una persona muy cercana a la banda en sus comienzos, ya que fue cuando ella estudiaba Bellas Artes en Austin. Cantó con ellos en varias ocasiones y casi entra en el grupo, pero en el último momento decidió no hacerlo porque según las palabras de Roky Erickson, no le gustaban las dorgas psicodélicas, así que se marchó a San Francisco y formó parte de Big Brother And The Holding Company, quiénes usaban más el alcohol cómo droga. Muchos otros posters de la época muestran también la misma expresión sobre el LSD, como los de Quicksilver Messenger Service, The Great Society y The Byrds. Durante su estancia en San Francisco, dónde siguieron experimentando y conociendo a numerosas bandas, grabaron su segundo LP, Easter Everywhere, que fue lanzado cómo si fueran ya artistas internacionales, en 1967. La ruptura, en 1968 fue debida a que Roky fue condenado por posesión de drogas (marihuana) y para evadir una larga estancia en la cárcel se declaró mentalmente incapacitado y se le recluyó por tres años en el hospital psiquiátrico Rusk State Hospital. La banda siguió grabando Bull of the Woods sin su presencia. Su último disco fue lanzado en 1969, titulado Live que de hecho no está grabado en vivo, sino que consta de outakes de estudio tempranos.




Primer LP(estudio), Psychedelic Sounds Of The 13th Floor Elevators:
1.You're Gonna Miss Me
2.Roller Coaster
3.Splash 1 (Now I'm Home)
4.Reverberation (Doubt)
5.Don't Fall Down
6.Fire Engine
7.Thru the Rhythm
8.You Don't Know (How Young You Are)
9.Kingdom of Heaven
10.Monkey Island
11.Tried to Hide




Último LP(estudio), Bull Of The Woods:
1.Livin' On
2.Barnyard Blues
3.Til Then
4.Never Another
5.Rose and the Thorn
6.Down by the River
7.Scarlet and Gold
8.Street Song
9.Dear Dr. Doom
10.With You
11.May the Circle Remain Unbroken

miércoles, 22 de octubre de 2008

Country Joe And The Fish


Country Joe and the Fish fue una banda de rock/folk conocida por sus protestas musicales contra la guerra de Vietnam, desde 1965 hasta 1970. Al principio, los miembros de la banda, eran abiertos y fluidos, pero desde el 1967 el grupo estaba formado por: el batería "Chicken" Hirsh(quién fue sustituido por Greg "Duke" Dewey en algunas ocasiones, por ejemplo en Woodstock, dónde realizó una increíble actuación), David Cohen a los teclados y Bruce Barthol al bajo. El cantante principal era "Country" Joe McDonald y el guitarrista principal Barry "The Fish" Melton. Los co-fundadores McDonald y Melton, añadieron a los demás músicos cómo una necesidad fundamental para la vida de la banda. Esta banda es un ejemplo claro de las primeras metidas en la música psicodélica. El LP "Electric Music for the Mind and Body" fue muy influyene en la radio, en el 1967. Canciones psicodélicas de larga duración cómo "Section 43", "Bass Strings", "Not So Sweet Martha Lorraine", "Janis" (de y para Janis Joplin) y "Grace" (para Grace Slick) (todas grabadas en la Vanguard Records) eran las que componían el LP. Su primer álbum se situó en el puesto #39 el 23 de septiembre de 1967, el segundo ocupó el puesto #67 el 3 de febrero del 1968 y el tercero el puesto #23 el 31 de agosto del 1968. Country Joe And The Fish actuaban con mucha frecuencia en el Fillmore de Bill Graham y en el Avalon Ballroom de Chet Helms. Compartían escenario con grupos cómo Jefferson Airplane, Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service, Led Zeppelin y Iron Butterfly. Tocaron en el Monterey Pop Festival en 1967 y en Woodstock del 1969. En 1971 la banda apareció en una película del oeste actuando bajo el nombre de The Crackers. La película, titulada Zachariah, fue escrita por el Firesign Theatre y fue denominada la primera película eléctrica del oeste. También actuaron en la película de George Lucas, More American Graffiti y en la película Gas-s-s-s de Roger Corman en el 1971.

Canciones de la descarga:
Section 43 (studio)*
Rock n' Soul Music/Love*
Thought Dream
The Masked Marauder*
Rock Coast Blues
Flying High
Doctor of Electricity
Death Sound Blues
Not so Sweet Martha Lorraine (Live at Monterey Pop 1967)*
Section 43 (Live at Monterey Pop 1967)*
Love Machine (Live at Woodstock 1969)*
Link:

Los tracks con el asterisco* son extras que psychedelicpaula añadió para ti, en directo, unos cuantos de Woodstock y de Monterey, disfrutadlos.

martes, 21 de octubre de 2008

Dreams-Grace Slick


Dreams es el álbum que sacó Grace Slick en el 1980 Grace. Fue grabado en Nueva York sin ningún miembro de Jefferson Starship(continuación de la banda ácida Jefferson Airplane). Steve Price de Pablo Cruise toca la batería en "Garden Of Man". Un single, "Seasons", fue lanzado para promocionar el álbum. Estuvo en el puesto #32 en las listas Billboard. Ocupó el número #28 en las listas del Reino Unido. -Wikipedia
Escrito durante su estancia en un grupo de Alcohólicos Anónimos, Slick, escribió sus temas reflejando en ellos su situación. Como resultado, sus letras estuvieron lejos de las obtusas letras anteriores, más accesibles que normalmente, cómo se puede ver por ejemplo, en "Do It The Hard Way" su evidente derrumbamiento. "Hay, cómo siempre, algunos momentos duros, cómo en la canción con estilo flamenco "El Diablo" y la fuerte guitarra de Scott Zito en el solo de "Full Moon Man". Lo que también es nuevo en la carrera de Grace, es que hay orquestra en algunas pistas del repertorio, cómo en el final de "Garden Of Man", arreglado por Ron Frangipane. -AllMusicGuide
Dreams es un álbum fantástico para escuchar de Grace Slick. Creo que era interesante colgarlo para todos los siguiedores de esta gran mujer, aunque no sea de música psicodélica o de los sesenta, pero Grace fue uno de los símbolos más importantes de la contracultura femenina junto a Janis Joplin, así que espero que lo disfrutéis.


1. Dreams
2. El Diablo
3. Face To The Wind
4. Angel of Night
5. Seasons
6. Do It The Hard Way
7. Full Moon Man
8. Let It Go
9. Garden of Man

Link:
Fotografía 1: Grace Slick en algún concierto o reunión hippie en San Francisco, probablemente en 1967, en el Verano del Amor.
Fotografía 2: Carátula del álbum.

martes, 14 de octubre de 2008

Ball And Chain 67-70


Hoy os traigo de nuevo un CD recopilatorio hecho por mí. Son cinco versiones de Ball And Chain, cantadas por Janis Joplin. Ball And Chain es un blues, compuesto originariamente por Willie Mae Thornton, más conocida cómo Big Mama Thornton, a la que Janis Joplin admiraba, y quiso versionar su blues. Aquí he reunido cinco versiones de esta canción cantadas por Janis Joplin con sus tres diferentes bandas, todas en directo ya que nunca la grabó en estudio. La primera está grabada en 1967, en la famosa sala de conciertos de San Francisco, la Avallon Ballroom. Es pre-Monterey Pop, es decir, antes de que Janis y los Big Brother, alcanzasen la fama internacional e incluso mundial. La segunda, es en el Monterrey Pop, de 1967, el primer festival hippie que se celebró en California, y según muchos, padre del futuro Woodstock. A partir del Monterrey Pop, Janis y los Big Brother llegaron a alcanzar la fama mundial, y pasaron de ser Big Brother And The Holding Company a Big Brother And The Holding Company featuring Janis Joplin. Janis consiguió que las críticas se centrasen más en ella que en el grupo, hasta que finalmente lo abandonó. La tercera, fue grabada en el Fillmore, otra famosísima sala de conciertos ubicada también en San Francisco, propiedad de unos de los promotores más importantes de las danzas en San Francisco, Bill Graham, en el 1968, y fue incluida en el segundo LP de Janis con los Big Brother, Cheap Thrills, que también fue lanzado en 1968. La cuarta, fue grabada en Frankfurt, en 1969, ya con su segunda banda, la Kozmic Blues Band, durando su gira por Europa. Y la última fue grabada en Winnipeg, Canadá, durando el Festival Express (podéis encontrar un artículo sobre él en mi blog si no sabéis lo que es), con su tercera y última banda, la Full Tilt Boggie Band, tan sólo tres meses antes de que falleciera de una sobredosis de heroína. Espero que lo disfrutéis aquí dejo la lista.

1. Ball And Chain-Avallon Ballroom 1967(Big Brother & The Holding Co.)
2. Ball And Chain-Monterey Pop 1967(Big Brother & The Holding Co.)
3. Ball And Chain-Fillmore Auditorium 1968(Big Brother & The Holding Co.)
4. Ball And Chain-Frankfurt 1969(Kozmic Blues Band)
5. Ball And Chain-Festival Express, Winnipeg 1970(Full Tilt Boogie Band)








Ball And Chain 67-70:
http://www.zshare.net/info.html?20540998-37173e8dd89e00e3a500d4bb9df8cd99

P.D.:Gracias por vuestros comentarios, me encanta escuchar vuestras sugerencias. Podéis seguir haciéndolo, un blog sin lectores no iría a ninguna parte, muchas gracias.

domingo, 12 de octubre de 2008

Can You Pass The Acid Test?


Estos CD's forman una serie de canciones, con las que podréis comprender el sonido de San Francisco en la mitad y a finales de los sesenta, en plena explosión hippie. Son canciones compuestas y cantadas por los sucesores de la generación Beat que se concentraron principalmente en el barrio de Haight Ashbury, un mercado libre de drogas, música y collares artesanales. Allí se concentraron la mayoría de los músicos en el 1966, que un par de años antes habían sido Beats o Beatniks y formaron parte de la escena del norte de la playa de San Francisco, pero a partir de 1965, Timothy Leary, un alocado científico, empezó a distribuir libremente LSD (dietilamida de ácido lisérgico) por la universidad de San Francisco y en general por toda la bahía. Una de las bandas pioneras de este movimiento fueron The Warloks, que se convirtieron más tarde en The Grateful Dead, que ayudaron a Timothy Leary y Neal Cassady con la distribución del LDS, mediante unas fiestas con música durante horas, que se hacían llamar Acid Test, ya os podéis imaginar por qué. Más tarde aparecieron otros grupos en San Francisco muy ligados a esta droga que crearon una nueva forma de rock, el rock ácido. Gracias a estos músicos también surgieron nuevos cambios dentro del mundo de la música en general. Antes del LSD cada artista que subía al escenario sólo tocaba durante 40 minutos cómo máximo, a partir de los Acid Test los músicos podían tocar durante horas, haciendo improvisaciones hasta de veinte minutos por canción. En el barrio de Haight se perdían los músicos entre la gente de la calle, todos eran iguales, y la gran mayoría eran artistas, ya fueran pintores, escritores o exhibicionistas. En esta recopilación pretendía captar la esencia de ese sonido de San Francisco, de ese movimiento que llegó a expandirse y a ser conocido por todo el mundo, y también captar la esencia de aquellos músicos y espectadores que podía estar durante horas disfrutando, ya fuera por la música, por el efecto de las drogas o por las dos cosas, quería captar la esencia de aquellos conciertos al aire libre en el Goleden Gate Park totalmente gratuitos o los llamados packs de artistas en el Bill Graham Fillmore East, en el Avalon Ballroom o en el Winterland, salas de conciertos famosos por su importante papel en medio de la psicodelia. Captar la esencia ácida de los sesenta.

Can You Pass The Acid Test? Vol.1
1. Dancing In The Street-The Mamas & The Papas
2. 3/5 Of A Mile In Ten Seconds (Live)-Jefferson Airplane
3. Love-Country Joe And The Fish
4. Light Is Faster Than Sound-Big Brother & The Holding Co.
5. Goin’ Up The Country-Canned Heat
6. China Cat Sunflower (Live)-The Grateful Dead
7. Light Your Windows-Quicksilver Messenger Service
8. White Rabbit-Jefferson Airplane
9. Seven And Seven Is-Love
10. Are You Gonna Miss Me-13th Floor Elevator
11. Plastic Fantastic Lover (Live)-Jefferson Airplane
12. If You’re Going To San Francisco-The Mamas & The Papas
13. Rock And Soul Music (Live)-Country Joe And The Fish

Can You Pass The Acid Test? Vol.2
1. Alone Again Or-Love
2. Combination Of The Two (Live)-Big Brother & The Holding Co.
3. Fresh Air-Quicksilver Messenger Service
4. Somebody To Love (Live)-Jefferson Airplane
5. Monday, Monday-The Mamas & The Papas
6. Slip Inside This House-13th Floor Elevator
7. A House Is Not A Motel-Love
8. Catch Me, Daddy (Live)-Big Brother & The Holding Co.
9. California Dreamin’-The Mamas & The Papas
10. Other Side Of This Life (Live)-Jefferson Airplane
11. Shady Groove-Quicksilver Messenger Service
12. Maybe The People Would Be-Love
13. Down On Me (Live)-Big Brother & The Holding Co.

Links:
Can You Pass The Acid Test Vol.1
http://www.zshare.net/download/204253818d8f8406/
Can You Pass The Acid Test Vol.2
http://www.zshare.net/download/20428666ac995eef/


Foto: Carátulas de los CD's.

P.D.: Os los descargaréis en formato zip. y los tendréis que descompromir con algún programa cómo el WinZip o el WinRar, espero que no tengáis problemas. Y recordad que un blog se alimenta de vuestros comentarios, así que podéis comentar y solicitar, se aceptan peticones.

miércoles, 8 de octubre de 2008

Yer Blues-The Dirty Mac


Yes I'm lonely wanna die
Yes I'm lonely wanna die
If I ain't dead already
Ooh girl you know the reason why.

In the morning wanna die
In the evening wanna die
If I ain't dead already
Ooh girl you know the reason why.

My mother was of the sky
My father was of the earth
But I am of the universe
And you know what it's worth.
I'm lonely wanna die
If I ain't dead already
Ooh girl you know the reason why.

The eagle picks my eye
The worm he licks my bones
I feel so suicidal
Just like Dylan's Mr. Jones
Lonely wanna die
If I ain't dead already
Ooh girl you know the reason why.

Black cloud crossed my mind
Blue mist round my soul
Feel so suicidal
Even hate my rock and roll
Wanna die yeah wanna die
If I ain't dead already
Ooh girl you know the reason why.

En 1968, se unieron cuatro de los grandes para formar un grupo. John Lennon(de los Beatles en aquél entonces) cómo vocalista principal y guitarista, Eric Clapton cómo guitarrista(de Cream), Keith Richards al bajo(de The Rolling Stones) y Mitch Mitchel a la batería(de The Jimi Hendrix Experience).Lennon había reunido a todos estos músicos para su participación en el especial de televisión The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Grabado el 11 de diciembre de 1968, ésta era la primera vez que Lennon toca en público sin los otros Beatles desde la formación de la banda a principios de los años 60. Dirty Mac grabó una versión de "Yer Blues" y posteriormente un registro con Yoko Ono y el violinista Ivry Gitlis de una canción llamada "Whole Lotta Yoko" (que básicamente era una improvisación de blues con los gritos de Yoko de fondo). A Lennon se le ocurrió el nombre por un juego de palabras con el grupo Fleetwood Mac, que en ese entonces se llamaba "Peter Green's Fleetwood Mac" y era una banda muy popular de blues en Inglaterra. Cuando se le preguntó a Lennon qué tipo de amplificador de guitarra deseaba utilizar para la actuación su respuesta fue: "Uno que funcione". En 1996, el álbum The Rolling Stones Rock and Roll Circus había sido publicado, junto con el video de la película. La versión en DVD apareció en 2004.

Yer Blues:
http://es.youtube.com/watch?v=BxEX__YXmDs&

Whole Lotta Yoko:
http://es.youtube.com/watch?v=gt5vlquFTnM


Foto: The Dirty Mac

lunes, 29 de septiembre de 2008

Cheap Thrills-Big Brother And The Holding Company


Ooh!
Yeah yeah!

Alright, baby!

Everybody's got it,
They're all trying to feel it.
Everybody's dancing and singing romance
And they want to feel more, baby.

Baby, I've got to feel you more
Hey come on, feeling good, baby, baby,
Come on and do it, come on, come on,
Come on try it with me, try it with me, baby.

Oh, whoa, whoa, mama, mama, mama,
Oh, whoa, alright, come on, feel it!
Oh, whoa, waaaah!!
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,

Yeah, we're gonna knock ya, rock ya,
Gonna sock at ya now. Huh!

Alright! Alright, alright!

Hey baby!
Everybody over at the Avalon Ballroom in the San Francisco bay
Everybody have-have-have have a lot of fun, I know!
I can tell you they're feeling good
I know, gotta try the feeling baby
Gotta try the feeling, gotta...

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, oh!
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah.
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.

Yeah, we're gonna knock ya, rock ya,
Gonna sock at ya now.

Hey!
Ooh!

Don't matter who you are, no, no,
Don't matter where you come from
You just gotta try to feel it
C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, c'mon, c'mon, c'mon.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah,
Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ready!

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, come on, boys!
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, yeah.
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Whoaah!!
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.

Yeah, we're gonna knock ya, rock ya,
Gonna sock at ya now.

Do do do do do do do do do do do do do.

En junio de 1967, durante el famoso verano del amor, John Philips(de The Mamas And The Papas) y Lou Adler organizaron el Monterey Pop Festival. Big Brother And The Holding Company, cómo otras muchas bandas, ya habían alcanzado la fama local, y al asistir al Monterey Pop dieron el paso para darse a conocer nacionalmente. Actuaron el primer día del festival, pero hubo problemas con los filmadores del festival(D.A.Pennebaker) y la actuación de los Big Brother no fue filmada. Los oganizadores del festival quearon descontentos al enterarse y rogaron al grupo que actuara de nuevo al siguiente día, por supuesto, aceptaron encantados. Realizaron una excelente actuación, cantando y tocando juntos Combination Of The Two y Ball And Chain, blues en el que prestaron más atención a la vocalista principal, Janis Joplin, si lo escuchan entenderán por qué. Todo el mundo quedó impresionado y los músicos de todo el país no hacían más que comentar la actuación de la banda, más bien la de Janis. Los Big Brother estaban descontentos con su sello discográfico(Mainstream) y su manáger(Chet Helms), y cuando Albert Grossman(mánager de Bob Dylan entre otros) les ofreció un contrato de 300.000 dólares no se lo pensaron ni un momento, aunque a Albert le interesaba más la cantante que el grupo, ya que dos años más tarde le incitaría a cambiar de banda. A lo que íbamos, Albert Grossan los fichó y en agosto del 1968 salió el segundo álbum del grupo, esta vez bajo el sello de Columbia, Cheap Thrills, que se convirtió en disco de oro a los tres días de ser lanzado y estuvo ocho semanas en la posición número uno entre los cien hits del momento y permaneció 66 semanas en la lista. En un principio el álbum iba a llamarse Sex, Dope And Cheap Thrills(sexo, droga y excitaciones baratas), pero era demasiado para los altos cargos de la Columbia, entonces Janis sugirió dejar el nombre en Cheap Thrills, y así se hizo. También la portada iba a ser en principio una fotografía de los Big Brother desnudos en una cama, pero más tarde Janis Joplin conoció al famoso dibujante de cómics underground, Robert Crumb y le pidió que realizase la portada. La primera canción es Combination Of The Two, compuesta por el guitarrista del grupo Sam Andrew y es un canto dirigido a toda la gente de San Francisco y fue grabada en directo en el famoso salón de conciertos Avalon Ballroom. La segunda, I Need A Man To Love, fue compuesta por Sam Andrew y Janis Joplin en la que la cantante pide un buen hombre al que poder amar. La tercera, Summertime es un clásico que los hermanos Gershwin compusieron para la ópera de Jazz Porgy&Bess, y que Janis Joplin quiso incluir en su repertorio, y Sam Andrew hizo unos acertados arreglos para guitarra, una nana excelente sobre la segregación racional en la que una madre le canta a su hijo para que duerma, es una canción mágica en la que consiguen crear unos efetos increíbles mezclando los sonidos de las dos guitarras y la espeluznante y desgastada voz de Janis que se funde entre la psicodelia y el blues creando un efecto envolvente. La cuarta, Piece Of My Heart, fue un superhit compuesto por Jerry Ragavoy y Bert Berns, que estuvo durante doce semanas en la lista, en la posición número doce. La quinta, Turtle Blues, es un blues semi-autobiográfico que Janis Joplin escribió durante sus días en Texas, y acaba con un: nadie me derrumbará. John Simon, el productor del álbum toca el piano en esta canción, y Peter Albin(bajista de la banda) toca la guitarra ya que estaba más experimentado en el blues que los otros dos guitarristas de los Big Brother. La sexta, compuesta por todos los componentes del grupo, trata sobre una chica muy dulce que vuelve loco al guitarrista Sam Andrew, el que canta en esta ocasión, Oh, Sweet Mary. Y para cerrar el LP, la canción que lanzó a la fama a Janis Joplin, en la que con una increíble interpretación vocal conquista a todos los espectadores ya que fue grabada en directo en el Fillmore de San Francisco, Ball And Chain, compuesta y cantada anteriormente por Big Mama Thornton, a la que Janis admiraba. Este fue el último LP que Joplin realizó con Big Brother, ya que después de su lanzamiento las críticas se empezaron a centrar más en la polémica cantante por su voz rota por el Southern Comfort, su desinhibida sexualidad y su espontaneidad. Le doy un 9'5 a este álbum, porque la perfección no existe.

Combination Of The Two en el Monterey Pop:
http://es.youtube.com/watch?v=-gJXC5xkIBg

Ball And Chain en el Monterey Pop:
http://es.youtube.com/watch?v=iuph6Gw1hI4

Mi Canal Youtube en el que encontraréis más videos interesantes sobre música:
http://es.youtube.com/user/pauletaloca






Fotografías: La primera es la carátula del álbum Cheap Thrills y la segunda la que iba a ser la carátula del álbum, una foto de Big Brother desnudos en la cama.

The Mamas And The Papas


All the leaves are brown
All the leaves are brown
And the sky is grey
And the sky is grey
I've been for a walk
I've been for a walk
On a winters day
On a winters day
I'd be safe and warm
I'd be safe and warm
If I was in L.A.
If I was in L.A.
California dreamin'
California dreamin'
On such a winters day.
Stopped into a church
I passed along the way
Well, I got down on my knees
Got down on my knees
And I pretend to pray
I pretend to pray
You know the preacher likes the cold
Preacher likes the cold
He knows I'm gonna stay
Knows I'm gonna stay
California dreamin'
California dreamin'
On such a winters day.
All the leaves are brown
All the leaves are brown
And the sky is grey
And the sky is grey
I've been for a walk
I've been for a walk
On a winters day
On a winters day
If I didn't tell her
If I didn't tell her
I could leave today
I could leave today
California dreamin'
California dreamin'
On such a winters day
California dreamin'
On such a winters day
California dreamin'
On such a winters day.
A mediados de los sesenta en California, más concretamente en San Francisco, surgieron numerosas bandas influenciadas por e blues, rythm'n'blues, rock'n'roll y la droga estrella de los sesenta que actuaba directamente alterando el subconsciente de los que la consumían, la LSD(dietilamida de ácido lisérgico). Pero, en medio de todos estos grupos surgió el folk-rock impulsado por Bob Dylan y los grupos vocales de folk rock o psychedelic pop, impulsados por The Mamas And The Papas. En esta entrada voy a escribir sobre estos últimos. Formado por dos voces masculinas(John Philips y Denny Doherty) y dos femeninas(Mama Cass Elliot y Michelle Philips), y el principal compositor del grupo era John Philips. Las tres voces mássuaves(las dos masculinas y la de Michell) contrastaban perfectamente con la potencia de la voz de Mama Cass, llegando a crear tejidos vocales embelesadors y casi mágicos, en muchas ocasiones bajo el efecto del ácido. The Mamas And The Papas fueron el grupo vocal más importante de su época y siempre serán recordados cómo un clásico más de los sesenta.
Discografia:
1966
If You Can Believe Your Eyes and Ears
The Mamas & The Papas

1967
Deliver

1968
The Papas & The Mamas

1971
People Like Us
Fotografías: The Mamas And The Papas.

sábado, 27 de septiembre de 2008

Hablan de Janis Joplin en la Ventana

El otro día me llevé una grata sorpresa al escuchar en la Cadena Ser, en el programa de la Ventana, dentro de la sección musical, hablar de Janis Joplin. Aquí lo dejo, escuchen y comenten.

viernes, 19 de septiembre de 2008

JIMI RIP


James Marshall Hendrix nacó en Seattle, Washington, el 27 de noviembre de 1942. Tuvo una infancia muy dura, sus padres eran alcohólicos y se separaban y volvían a juntar constantemente, y además tuvieron que dar en adopción a algunos de sus hermanos, Jimi además era un niño bastante cerrado y tenía problemas con la pronunciacón, era tartamudo. A partir de los 14 empezó a mostrar su amor por la guitarra tocando la escoba, jaja, luego le compraron su primera guitarra, de segunda mano, con una sola cuerda y pasó un timpo hasta que le comparan una eléctrica. Luego entró en el servicio militar y al final salió para empezar a dedicarse más profesionalmente a la música. Su primera oportunidad de saborear el éxito llegó en 1964, cuando Hendrix fue reclutado como guitarrista de la Isley Brothers' Band para una gira a través de todo Estados Unidos, incluidos los locales del Chitlin' Circuit. Fue justamente durante aquel periodo cuando tuvo la ocasión de tocar en grabaciones de estudio el tema Testify, single que poco despues se convertiría en un éxito radiófonico. En 1966 Hendrix formó su primer grupo bajo el nombre de Jimmy James and the Blue Flames, con una variada formación, incluídos diversos conocidos suyos reclutados en el Manny's Music Shop; entre ellos un intrépido californiano de 15 años llamado Randy Wolfe. Habiendo dos Randy en el grupo, Hendrix resolvió la cuestión rebautizando Wolfe Randy California a uno y al otro Randy Texas. Randy California se seria convertido más tarde en co-fundador de Spirit junto a Ed Cassidy.Durante esas épocas comenzó a consumir marihuana y LSD, como la gran mayoría de músicos y artistas del momento. El 1966 fue el año del giro definitivo para Hendrix. Durante una noche en el Cheetah Club, ubicado sobre la West 21st Street, el guitarrista conoció a la entonces novia de Keith Richards, Linda Keith. Los dos se hicieron rapidamente amigos y Linda se esforzó para presentarle a Andrew Loog Oldham, manager de los Rolling Stones, y al productor Symour Stein. Ninguno de los dos recogió una impresión positiva del encuentro y - con gran desilusión de Hendrix - toda prospectiva de inserimiento se esfumó. Lejos de perder los ánimos, Linda insistió en presentarlo a Chas Chandler, en la época bajista del grupo Animals. El encuentro esta vez resulto fructuoso. En aquel periodo Chandler se encontraba próximo a concluir su historia con los Animals y estaba en busca de detalles para redefinir su propia situación como productor y manager; despues de un breve encuentro, Chandler comprendió que Hendrix tenia buenas prospectivas por delante y se convenció a si mismo del hecho de que una versión de un blues de Billy Roberts, Hey Joe, propuesta según el estilo agresivo que el guitarrista le habia ilustrado podia convertirse en un "single" de lanzamiento. Hendrix se esforzó en buen grado para elaborar una versión propia de Hey Joe; el resultado entusiasmó a Chandler hasta el punto de inducirlo a llevar al guitarrista a Londres para para firmar un contrato con el soporte del manager saliente de Animals, Michael Jeffrey. El paso sucesivo tenia que ser el de acercarle algunos músicos adecuados al nuevo sonido que tenian en mente. Despues de algunas audiciones se decidió en estructurar la formación sobre un modelo power-trio (en la época muy de moda, visto también el éxito de los entonces recién nacidos Cream) y los personajes elegidos para ese fin, ambos ingleses, fueron el guitarrista Noel Redding, relegado al bajo y el pirotécnico baterista Mitch Mitchell. Habia nacido la Jimi Hendrix Experience. El sonido del trío se reveló como una novedad absoluta; desde las primeras exhibiciones en Europa, las visionarias escaladas sonoras de Hendrix sostenidas por la furiosa bateria de Mitchell y de las lineas esenciales del bajo de Redding, crearon enorme impresión en el mundo de la música londinense, dando vida a un pasaje de voz sin precedente entre los artistas y grupos que animaban la escena en aquel entonces. La salvaje actitud "en vivo" del guitarrista creó suspiros en artistas ya afirmados como Eric Clapton y Jeff Beck, y el aura que lo acompañaba le permitió muy prontpronto de entrar en el salón bueno de la música de la época, al punto que los músicos de The Who se empeñaron en que Hendrix aceptase una propuesta de su discográfica, la Track Records. El primer tema ofrecido a la prensa fue justamente Hey Joe, retocado un poco con respecto a las intenciones iniciales debido de la salida de la versión del cantante folk Tim Rose, pero siempre adecuado al estilo de Jimi. En el lado B del "single" se encontraba Stone Free, un blues de tono grave, áspero y alucinado elegido entre sus primeras composiciones. La respuesta de las ventas fue notable y vino confirmada por los dos temas que le siguieron: Purple Haze y The Wind Cryes Mary; las canciones en cuestión se volvieron columnas importantes en los fogosos actos en vivo del grupo, acompañadas de clásicos del blues como Killing Floor de Howlin' Wolf (con el cuál normalmente abrian sus conciertos) y Rock Me Baby de B.B. King. Are You Experienced? obtuvo una excelente respuesta de ventas en el viejo continente, interrumpiendo su propio ascenso al segundo lugar en la clasifica británica por detrás de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. De todos modos, la Experience estaba en busca de la ocasión perfecta para desembarcar en USA, donde aún era desconocida. La ocasión se presentó en junio de 1967, cuando el grupo fue invitado - por medio de Paul McCartney - a la histórica edición del Monterrey International Pop Festival llevada a cabo el 16,17 y 18 de junio de aquel año y generalmente considerado el evento de arranque del llamado "largo verano de amor". La oportunidad se reveló extremadamente favorable para Hendrix: además de la importante repercusión que el evento tendria en todo el país norteamericano, su performance seria inmortalizada en el documental que devendría tiempo más tarde del festival. La Experience no se dejó escapar la ocasión y se desenvolvió en una de las exhibiciones más aclamadas del evento, además de una entre las mejores de su entera época "live". En 40 minutos de concierto, Hendrix utilizó su Stratocaster en un modo hasta ese momento jamás visto, llegando a mimar actos sexuales, sonarla con los dientes, por detrás de la espalda, contra el soporte del micrófono y hasta contra su amplificador. Al término de la exhibición, para remarcar su furiosa necesidad de extraer nuevos sonidos al instrumento, le dió fuego con gas liquido para encendedores y la destruyó contra el palco y amplificadores en un éxtasis de feedbacks lancinantes. El año 1967 vió la salida del sucesor de Are You Experienced? titulado Axis: Bold as Love, igualmente marcado por la poderosa vena ácida y experimental de su antecesor, pero caracterizado por sonidos menos ásperos y más cercanos al funk, blues y Rhythm and Blues. Con Bold as Love Hendrix proseguiría con su búsqueda sonora, experimentando con variaciones sobre los dos canales de salida estéreo, obteniendo resultados sonoros absolutamente innovadores. El disco fue además íntegramente grabado con la afinación de la guitarra disminuida medio tono, característica destinada a convertirse en standard en la producción del guitarrista.La gestación del último LP de estudio de Hendrix, el álbum doble Electric Ladyland, no fue menos problemática que la de Bold as Love. Ya durante las primeras fases de las sesiones Hendrix tuvo que aceptar el abandono por parte de su histórico productor Chas Chandler, literalmentemente irritado a causa de los numerosos desencuentros con el guitarrista. Su modo de concebir los temas y las grabaciones era totalmente opuesto; Si Chandler optaba por tener unos temas convencionales y de duración no superior a 5 minutos, Hendrix rebatía con su estilo absolutamente no ortodoxo, tanto en la concepción de las canciones como en sus grabaciones. La influencia de Chandler es evidente en los dos primeros LP de la Jimi Hendrix Experience, donde raramente un tema supera los 4-5 minutos, siguiendo la tradición pop. Al contrario, Electric Ladyland presenta arquitecturas perfectamente en sintonía con el estilo ácido y visionario de Hendrix, compaginando partes breves con larguísimas jam sessions caracterizadas por enormes espacios instrumentales, modalidades notablemente psicodélicas. Luego se disolvió la Jimi Hendrix Experience y Jimi formó una nueva banda. Woodstock y la nueva formación. El festival de Woodstock de 1969 fue seguramente uno de los eventos más representativos por el ingenio colectivo acarreado a la música de los años 60 y al movimiento flower power. En éste contexto, la actuación de Jimi Hendrix se convirtió en un verdadero y propio símbolo del festival, además que del pensamiento pacifista de aquellos años. La exhibición del guitarrista estaba programada para el cierre del evento, la noche del 18 de agosto de 1969, tercero y último de aquellos "tres dias de paz, amor y música". A causa de problemas técnicos y logísticos que se verificaron, por no contar con la violenta lluvia que se abatió sobre la zona en mitad del segundo día, su performance debió ser reprogramada para la mañana siguiente. La inmensa cantidad de fans de los tres dias anteriores (mas de 500.000 espectadores pagantes) se habia reducido considerablemente y Hendrix terminó cerrando el recital delante a una audiencia (respetable pero decisamente inferior a las expectativas) de aproximadamente 180.000 espectadores, exhaustos y en muchos casos incluso distraídos y desganados. El guitarrista se presentó sobre el palco con una formación inédita, introducida por el speaker como Jimi Hendrix Experience, pero rapidamente vuelta a presentar por el mismo Hendrix como Gipsy Sun and Raimbows: prosiguió una exhibición de dos horas (en absoluto entre las más largas de su carrera). El hecho que más sobresalió de todo modos en aquella histórica exhibición, fue la celebérrima transfiguración guitarristica operada sobre el tema The Star-Spangled Banner, himno de los Estados Unidos; Hendrix interpretó el tema en una manera salvaje mezclandolo con feroces simulaciones sonoras de bombardeos y ametrallamientos sobre los barrios de Vietnam, sirenas anti-aéreas y otros ruidos de batalla, el todo utilizando nada más que su guitarra. La realidad de los hechos, queda aún en una extrema controversia sobre el significado que Hendrix quizo dar a aquel modo de proponer el himno nacional estadounidense. Si bien su razón sea mas bien clara, hay que decir que desde hacia un año aquella versión de The Star-Spangled Banner era propuesta en vivo y el mismo Hendrix se mostró siempre misterioso sobre el tema: en una entrevista sobre el festival de Woodstock el guitarrista se declaró desinteresado a las cuestiones políticas, y a una pregunta más precisa - hecha durante el Dick Cavett's Show - sobre el porqué de su versión tan poco ortodoxa del himno norteamericano Jimi respondió muy tranquilamente "encuentro maravilloso tocarlo así". Algunas teorías de que Hendrix fuese de hecho favorable a la intervención bélica en Vietnam quedan totalmente de lado no solo al tomar en cuenta la transfiguración del himno efectuado en Woodstock, si no mas bien por escuchar el tema Machine Gun, contenido en su último LP Band Of Gypsys, una explícita canción de protesta en contra de la guerra. En 1970, en Londres (Inglaterra) James Marshall Hendrix falleció bajo circunstancias que aún no han podido ser completamente explicadas. Esa noche estuvo hasta tarde en una fiesta y su novia, Monika Dannemann , fue a recogerle y le dejó en su apartamento en el Hotel Samarkand. Las estimaciones médicas dicen que murió al poco tiempo. La causa de la muerte fué por asfixia causada por su própio vómito, al haber mezclado pastillas para dormir con alcohol. Monika Dannemann asegura en el testimonio original que Hendrix cogió nueve pastillas que le recetaba su médico para dormir, y los médicos atestiguan que el vómito fué provocado por la ingesta excesiva de vino. Dannemann acusó incluso que Jimi Hendrix aún estaba vivo cuando le subieron a la ambulancia, y que fué negligencia médica causada en la ambulancia la que provocó que se ahogase con su propio vómito. No obstante, los agentes de policías y servicios sanitarios que lo encontraron en el apartamento, declararon que encontraron el cuerpo de Hendrix sin vida, e incluso que llevaba varias horas fallecido. Jimi Hendrix Muere a los 27 años y se convierte en un miembro más del famoso y selecto club de los 27.

Foto: Jimi Hendrix. Lo siento sale un poco borrosa pero todas salen así no sé que le pasa hoy a ésto :@

viernes, 12 de septiembre de 2008

The Lovin' Spoonful


La historia de los neoyorquinos Lovin' Spoonful es una de esas historias que a muchos nos hubiese encantado protagonizar, y es que su inicio no podría haber sido mejor: los dos miembros fundadores – John Sebastian y Zal Yanovsky - se conocen por primera vez en casa de Cass Elliot (de los Mamas & the Papas), en una reunión de amigos para ver por Tv – nada más y nada menos – que el debut de los Beatles en Estados Unidos en el Ed Sullivan Show. Era el 9 de Febrero de 1964. Se cuenta que después de la ya mítica actuación de los Fab Four en Tv, John Sebastian y Zal Yanovsky estuvieron tocando la guitarra durante casi toda la noche y fue cuando decidieron formar una banda de rock. Las semillas de los Lovin' Spoonful ya estaban sembradas. Varios meses después, en enero de 1965, el grupo se consolida con la entrada de dos nuevos miembros, con lo que la formación original, ya como cuarteto, quedaría de la siguiente forma: John Sebastian (voz principal, guitarra y armónica), Zal Yanovsky (voz y guitarra), Steve Boone (bajo) y Joe Butler (batería). A partir de ahí formaron su sello(Kamasutra) y todo fue sobre ruedas hasta que en el año 1967 se marcha del grupo Zal Yanovsky, debido a un asunto de drogas en el que se ve involucrado. Este triste suceso supone la pérdida de la mitad del alma de la banda, y por tanto el inevitable camino hacia el fin del mismo. La formación continuó sin él substituyéndolo por Jerry Yester, pero la banda no volvió a ser lo mismo sin Zal ya que a John Sebastian le afectó mucho y perdió el interés por la banda hasta dejarla. Por supuesto John, el miembo más carismático del grupo siguió adelante con su carrera actuando en el mítico Woodstock del 69, interpretando Younger Generation y I Had A Dream. The Lovin Spoonful fue junto con otras formaciones, la más importante banda de los sesenta, la calidad de la múica era indiscutible además no se limitaban a la formación básica, también había teclados de vez en cuando, arpa e incluso autoharp y hay que tener en cuenta que también fueron una parte muy imortante cómo respuesta a la invasión británica.

Aquí dejo links de algunos videos:
Summer In The City:http://es.youtube.com/watch?v=1fxhebNeFXk

Do You Believe In Magic?:http://es.youtube.com/watch?v=eaqRwFyoGgQ&feature=related

Daydream:http://es.youtube.com/watch?v=pDDB0cRZ7NU&feature=related

You Didn't Have To Be So Nice:http://es.youtube.com/watch?v=TC2AlLSVNxs

Darling Be Home Soon:http://es.youtube.com/watch?v=Ij3veUsjQ_U

Rain On The Roof:http://es.youtube.com/watch?v=eg3LhemlOcE&feature=related

















Foto: The Lovin' Spoonful.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

I Am The Walrus-The Beatles


I Am the Walrus (Soy la Morsa) es el título de una canción escrita a mediados de 1967 por John Lennon, aunque editada a nombre de Lennon/McCartney, y publicada como single junto con Hello Goodbye por The Beatles el 24 de noviembre de ese mismo año, y el 27 de noviembre en el álbum Magical Mystery Tour, también suyo.

I Am the Walrus es también [dentro del álbum Magical Mystery Tour] una de mis canciones favoritas, no sólo porque la escribí yo, claro, sino porque es una de esas canciones con tantos detalles que incluso dentro de cien años podrían seguir interesándote.
John Lennon, 1974.

La letra tiene su origen en varios otros temas de los cuales el autor aún sólo tenía completados algunos fragmentos: el primero se le ocurrió cuando, al salir de su residencia en Weybridge, escuchó el sonido de la sirena de un coche de policía. Nada más escucharlo le asoció las palabras: «Mis-ter Ci-ty po-li-ce-man ci-ty» cantadas al ritmo de la sirena. La segunda idea le vino en su jardín en la misma casa, cuando concibió una corta rima sobre él mismo sentado allí; y la tercera consistió en un fragmento sin sentido aunque bastante poético sobre estar sentado sobre un cornflake. Sólo Lennon hubiera podido unir los tres versos, aparentemente sin relación alguna, en una canción que funcionase como una unidad.

Basta con que pongas juntas varias imágenes y las unas, y lo llamas poesía. Pero cuando escribí esa canción usé la misma perspectiva que para In His Own Write [libro publicado por Lennon en 1964].
John Lennon, 1980.

Un tiempo después de ocurrírsele estos versos, un alumno del Quarry Bank Scool —donde Lennon había estudiado en su infancia— le escribió hablándole sobre un profesor de Lengua que les había encargado un trabajo en el cual debían de intentar descifrar los significados ocultos de algunas de las letras de las canciones de The Beatles. El esfuerzo de aquel profesor fascinó a Lennon, el cual, tras escribir una respuesta a dicho alumno —fechada en 1 de septiembre de 1967, y más tarde subastada en Londres en 1992— se decidió a escribir la canción más indescifrable y confusa que se hubiera escrito nunca, con el propósito de volver locos a todos aquellos que se dedicaban a intentar desentrañar los significados ocultos de sus canciones. Así pues, al ir a escribirla tuvo que incluir en ella los tres versos que había dejado enterrados hacía ya un tiempo.

Lo de la «Morsa» es como un sueño; las letras no significan casi nada. La gente extrae un montón de conclusiones y es de lo más absurdo.
John Lennon, 1969.

Siempre he sido irónico, todos lo eran. Sólo porque otras personas vean significados de lo que sea... ¿Qué es lo que realmente significa: «I am the eggman»? Por lo que a mí respecta, podría haber sido una budinera. No hay que tomárselo todo tan al pie de la letra.
John Lennon, 1980.

En aquella época escribía de forma poco clara, a lo Dylan, nunca decían lo que quería decir sino que daba una impresión sobre algo, que más o menos podía interpretarse. Es un buen juego. Pensé: «Escriben esa mierda pretenciosa y se salen con la suya.» Se ha hablado más de las letras maravillosas de Dylan que de todas las otras letras. De las mías también. Pero eran los intelectuales los que interpretaban a Dylan o The Beatles. Dylan escribía sobre el asesinato como si nada. Pensé: «Yo también sé escribir esa porquería».
John Lennon, 1980.

Para completar el tema que acababa de comenzar a componer, el cual aún no tenía título, John Lennon llamó a su compañero de la infancia, Pete Shotton, para que le recordara la letra de aquella canción que solían cantar cuando eran niños. Shotton le recordó la letra de la canción, la cual decía: «Yellow matter custard, green slop pie; all mixed together with a dead dog’s eye. Slap it on a butty, ten foot thick; then wash it all down with a cup of cold sick.» Lennon se quedó con algunas partes de la rima para la nueva canción, a las cuales les añadió las tres rimas que ya tenía diseñadas, con lo que ya tenía gran parte del tema. Una vez que hubo terminado esta parte, Lennon simplemente escribió a Shotton: «A ver si esos cabrones resuelven ésta.»

Otro elemento importante en la canción es la mención del: «Element’ry penguin singing Hare Krishna.» Esto se incluía en referencia a Allen Ginsberg, personaje el cual tenía el hábito de cantar el Hare Krishna en todos los eventos públicos a los que asistía.

Había visto a otras personas a quienes les gustaban Dylan y Jesucristo hablar del Hare Krishna. Me refería en concreto a Ginsberg. Las palabras: «Element’ry penguin» significan que es bastante ingenuo ir por ahí salmodiando el Hare Krishna o de repente creer ciegamente en un ídolo.
John Lennon, 1980.

Las referencias en el estibillo a la «morsa» provenían de un poema de Lewis Carroll, poemas que Lennon siempre había adorado, titulado La Morsa y el Carpintero e incluido en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Este poema trata en esencia sobre una morsa que deja al carpintero sin ostras, comiéndoselas todas ella y engordando; es una especie de alegoría a la nocividad del capitalismo. El problema radica en que Lennon había leído el poema hacía ya mucho tiempo, y no lo había entendido bien o no se acordaba correctamente de su contenido, con lo que la letra estaba equivocada; aunque eso ya no importaba.

La idea la saqué de La Morsa y el Carpintero, de Alicia en el País de las Maravillas. A mí me parecía un poema hermoso. Nunca se me ocurrió que Lewis Carroll se refiriera al sistema capitalista. Nunca intenté descifrar el significado, que es lo que hace la gente con la obra de The Beatles. Al cabo de un tiempo volví a leer el poema y me di cuenta de que la Morsa era la mala y el Carpintero el bueno. Pensé: «Oh, mierda, me he equivocado de personaje». Pero entonces no habría sido lo mismo, ¿no? «I am the carpenter...»
John Lennon, 1980.

Vimos la película en Los Ángeles y la Morsa era una capitalista que se comía todas las putas ostras. Siempre me había imaginado a la ostra en el jardín y la idea me gustaba, así que nunca me molesté en comprobar quién era de veras la Morsa. Es una hija de puta, eso es lo que es. Pero por el modo en que está escrito, todos suponen que significa algo. Es decir, hasta yo lo supuse. Todos lo suponíamos porque si yo decía: «I am the Walrus» entonces tenía que significar: «Soy Dios», o algo por el estilo. Sólo es poesía, pero para mí se convirtió en algo simbólico.
John Lennon, 1970.

Los versos con los que comienza la canción corresponden a las ideas de Lennon acerca del concepto de «la unidad», aunque esto por supuesto y como todos los elementos del tema, no tenía demasiado que ver con el resto de componentes.

A lo largo del tema se encuentra además una referencia a una canción publicada por The Beatles unos meses atrás: Lucy in the Sky with Diamonds.

El «Hombre Huevo» al que se refiere en el estribillo es probablemente el mismo personaje que aparece en el libro del que John sacó la idea de la Morsa: Alicia en el País de las Maravillas.La canción contiene además una exclamación algo inusual que se repite tras cada vez que se dice: «I am the Walrus»: «Goo goo g’joob.» Existen varias hipótesis —insatisfactorias por otra parte— acerca del origen y significado de estas sílabas; la novela de James Joyce Finnegan’s Wake contiene las sílabas: «Goo goo goosth» hacia el encabezamiento de la página quinientos cincuenta y siete, donde se dice:
Downand she went on her knees to blessersef that were knogging together like milk-juggles as if it was the wrake of the hapspurus or old Kong Gander O’Toole of the Mountains or his googoo goosth she seein, sliving off over the sawdust lobby out ofthe backroom, wan ter, that was everywans in turruns, in his honeymoon trim, holding up his fingerhals, with the clookey in his fisstball...
No es del todo claro que la fuente sea Joyce, o lo que querría decir si esa fuera la fuente; otras teorías apuntan a que el: «Goo goo g’joob» es simplemente una imitación del sonido que producen las morsas.

A lo largo de toda la canción se suceden, además, palabras inventadas por el propio Lennon, sin sentido alguno pero de gran plasticidad a la hora de combinarlas y formar versos. Algunas de estas extrañas palabras son grabalocker o texpert, las cuales completan la letra de I Am the Walrus.

Si bien la historia de la letra de la canción ha ocupado ya de por sí varios largos párrafos, su increíble música no puede ser menos. Este tema es técnicamente un prodigio de la canción, ya que, a pesar de su enorme complejidad, fue grabado enteramente en tan sólo cuatro pistas, cuando ahora se suelen usar hasta treinta y dos. En un principio, y una vez que la letra estuvo terminada, se grabó en una única pista con tan sólo un mellotrón y algo de percusión —esta toma puede escucharse en el segundo disco del Volumen II de la Anthology. Esta primera versión no capturaba realmente la esencia psicodélica, extravagante y onírica de la canción, la cual debía permitir ver a: «Sardinas de sémola escalando la torre Eiffel» y al: «Joker riéndose de vosotros.» Esto se solucionó gracias a otro genio, George Martin, el cual compuso específicamente para la canción una partitura para seis instrumentos de orquesta —ocho violines, cuatro violonchelos, tres trompas y un clarinete—, que encajó a la perfección en el tema. El marco perfecto para la sublime, escalofriante voz de John son los coros de nada menos que dieciséis personas, consistentes simplemente en: «Uaaahhs» y risas, que a su vez fueron también cuidadosamente orquestradas por Martin.Ahora bien, John Lennon aún no había terminado con esto totalmente su canción, de la cual ya esperaba que fuera realmente especial. Para dar el cierre final, Lennon conectó directamente para que se mezclara con la música la radio, con el programa que entonces se estaba emitiendo: La Tragedia del Rey Lear, de William Shakespeare, la cual era el tercer programa del día en la BBC, y en esos momentos estaba en el Acto IV, Escena VI. Los fragmentos que pueden distinguirse en los estribillos que se repiten al final son:
«Now, good sir, [what are you?]» y: «[A most poor man] made tame by fortune’s [blows].» Ya casi al acabar la canción un fragmento largo completo fue mezclado y puede oírse, aunque intervalos, el siguiente texto:
—Toma mi bolsa:
y si tienes corazón, entierra mi cuerpo,
y entrega las cartas que llevaba las manos de Edmund Earl de Gloster;
búscalo en la fiesta Británica. —Oh muerte inoportuna.—
Te reconozco: un villano servicial:
como un oficioso agente de tu señora,
tan malvado como podrías desear.
—¿Qué, está muerto?
—Sentaos, padre; descansad.
Con esta última frase la canción concluye tras un monumental crescendo mezclado además con fragmentos de canciones de anuncios, como: «Oompah, oompah, everybody’s got one» y otras por el estilo.

Había incluso fragmentos de la BBC en directo. Estaban recitando a Shakespeare o algo e incluí en la canción lo que decían en ese momento en la radio.
John Lennon, 1980.

¿Sabes lo que dicen justo al final de la canción? «Everybody’s got one, everybody’s got one». Hicimos unas seis mezclas y yo usaba cualquier cosa. Nunca supe que se trataba del Rey Lear hasta que alguien me lo dijo, varios años después; yo apenas entendía lo que decía el de la radio. Era interesante mezclar la canción con los fragmentos en directo de la radio. Así que ése es el secreto de la canción.
John Lennon, 1974.

En un principio la canción se publicó como cara B del single Hello Goodbye/I Am the Walrus, el veinticuatro de noviembre de 1967. Un poco más tarde apareció la película de The Beatles Magical Mystery Tour, en la cual aparecía el onírico videoclip correspondiente a la canción, y en cuya banda sonora, publicada el 27 de noviembre de 1967, se incluía ésta.

Creo que todos pensábamos que Magical Mystery Tour estaba bien. No era lo mejor que habíamos hecho, pero la defiendo en el sentido de que, por ejemplo, contiene la única actuación en vivo de I Am the Walrus. Es la única vez que la tocamos en vivo.
Paul McCartney, 1995.

Después de comercializarse y durante algún tiempo, la canción estuvo censurada en el Reino Unido por mencionar en su letra la palabra: «Knickers» (bragas, pantaletas).

No se debe olvidar que nuestras primeras canciones eran de amor: Love Me Do, I Want to Hold Your Hand, Please Please Me, etc., y de repente hacemos I Am the Walrus con versos como: «You let your knickers down» («Te dejaste bajar las bragas, pantaletas »).
Ringo Starr, 1995.

Por un motivo u otro, la BBC prohibía todas mis malditas canciones. En una ocasión incluso prohibieron Walrus, porque decía: « pantaletas ».
John Lennon, 1980.

Elegimos la palabra «knickers» porque es muy expresiva. Es musical y fluida. Alguien escuchó que Joyce Grenfell dijo ayer algo sobre: «Pull your knickers down» («Bájate las bragas»). Así que entérate, sir Henry Fielding, o quienquiera que lleve la BBC.
John Lennon, 1967.

A partir de su publicación, los mismos Beatles se refirieron a ella en diversas canciones posteriores: en 1968, no más de un año después de que apareciera, se convirtió en una de las cinco canciones aludidas en Glass Onion, la canción del álbum The Beatles en la cual se burlaban de los analizadores de sus letras jugando con los significados de varias de sus canciones —concretamente, Strawberry Fields Forever, I Am the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill y Fixing a Hole. En ella dice: «Here’s another clue for you all: the Walrus was Paul.» Acerca de esto último, Lennon declaró en 1980 a la revista Playboy lo siguiente:

I threw the line in —«The Walrus was Paul»— just to confuse everybody a bit more. And I thought: «Walrus» has now become me, meaning: «I am the one.» Only it didn’t mean that in this song.
John Lennon.

Paul McCartney también respondió acerca de estos versos en una entrevista concedida para formar parte de un documental acerca de The Beatles en 1981 (ya un año después de la muerte de Lennon):
John happened to have a line go: «The Walrus was Paul» and we had a great giggle to say: «Yeah, let’s do that», because everybody’s gonna read into it and go crackers cause they all thought that John was the Walrus.
Paul McCartney.

En el magnífico álbum que Lennon publicó en 1970 como su primer trabajo «serio» como solista —anteriormente había publicado cuatro álbumes experimentales—, Plastic Ono Band, John canta —concretamente en la décima canción, God—: «I was the Walrus, but now I’m John.»

Bastantes años más tarde, The Rutles, grupo parodia de The Beatles, publicaron su particular versión de la canción bajo el título de Piggy in the Middle; y en el año 1997, en su álbum The Masterplan, el grupo de rock de Manchester Oasis publicó su versión rock del tema.

¿QUIENES HAN HECHO VERSIONES DE I AM THE WALRUS?
Die Toten Hosen - Swingle Singers - Fläskkvartetten & Freddie Wadl - Frank Zappa - Jeff Martin - Freddie Wadling - Gray MatteR - Akashaman – Bono - A toys orchestra - Jackyl - Oingo Boingo - Jim Carrey - John Lennon - John Otway - Lord Sitar - The Beatles -Oasis - Rutles - SpookyTooth - Styx - Fab Faux on David Letterman

I AM THE WALRUS
John Lennon
Intérpretes
John Lennon: piano eléctrico y voz.
Paul McCartney: bajo eléctrico y voces.
George Harrison: pandereta y voces.
Ringo Starr: batería.
Sidney Sax, Jack Rothstein, Ralph Elman, Andrew McGee, Jack Greene, Louis Stevens, John Jezzard y Jack Richards: violines.
Lionel Ross, Eldon Fox, Bram Martin y Terry Weil: chelos.
Gordon Lewins: clarinete.Neil Sanders, Tony Tunstall y Morris Miller: trompas.
Peggie Allen, Wendy Horan, Pat Whitmore, Jill Utting, June Day, Sylvia King, Irene King, G. Mallen, Fred Lucas, Mike Redway, John O’Neill, F. Dachtler, Allan Grant, D. Griffiths, J. Smith y J. Fraser (Mike Sammes Singers): coro.

Y aquí la letra y la traducción:
I Am The Walrus
I am he as you are he as you are me and we are all together.
See how they run like pigs from a gun, see how they fly.
I'm crying.

Sitting on a cornflake, waiting for the van to come.
Corporation tee-shirt, stupid bloody tuesday.
Man, you been a naughty boy, you let your face grow long.

I am the eggman, they are the eggmen.
I am the walrus, goo goo g'joob.

Mister city policeman sitting
Pretty little policemen in a row.
See how they fly like lucy in the sky, see how they run.
I'm crying, i'm crying.
I'm crying, i'm crying.

Yellow matter custard, dripping from a dead dog's eye.
Crabalocker fishwife, pornographic priestess,
Boy, you been a naughty girl you let your knickers down.

I am the eggman, they are the eggmen.
I am the walrus, goo goo g'joob.

Sitting in an english garden waiting for the sun.
If the sun don't come, you get a tan,
From standing in the english rain.

I am the eggman, they are the eggmen.
I am the walrus, goo goo g'joob g'goo goo g'joob.

Expert textpert choking smokers,
Don't you thing the joker laughs at you?
See how they smile like pigs in a sty,
See how they snied.
I'm crying.

Semolina pilchard, climbing up the eiffel tower.
Elementary penguin singing Hare Krishna.
Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe.

I am the eggman, they are the eggmen.
I am the walrus, goo goo g'joob g'goo goo g'joob.
Goo goo g'joob g'goo goo g'joob g'goo.

Yo Soy La Morsa
Yo soy él y tú eres él y tú eres yo y todos somos todos juntos,
Mira cómo corren como cerdos ante un rifle, mira cómo vuelan,
Estoy llorando.

Sentado en un copo de maíz esperando que llegue la camioneta,
Camiseta de la corporación, maldito martes estúpido,
Tío has sido un chico malo se te ha puesto la cara larga.

Yo soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo,
Yo soy la morsa, goo goo g'joob.

El Policía de la Ciudad,
El precioso policía sentado en fila
Mira cómo vuelan, cmo Lucy en el cielo mira cómo corren.
Estoy llorando.
Estoy llorando.

Natilla de sustancia amarillenta goteando del ojo de un perro muerto,
Pescadera de cangrejos de cámara frigorífica, sacerdotisa pornográfica,
Oye, has sido una chica mala te bajaste las bragas.

Yo soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo
Yo soy la morsa, goo goo g'joob.

Sentado en un jardín inglés esperando el sol,
Si no sale el sol te pones moreno,
De estar bajo la lluvia inglesa.

Yo soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo,
Yo soy la morsa, goo goo g'joob.

Expertos expertos fumadores asfixiados,
¿No creéis que el bufón se ríe de vosotros,
Mira cómo sonríen cómo cerdos en una pocilga,
Mira cómo gruñen,
Estoy llorando.

Sardinas de sémola subiendo a la Torre Eiffel,
Pingüino primario cantando Hare Krishna
Oye, tenías que haberles visto dando patadas a Edgar Allen Poe.

Yo soy el hombre huevo, ellos son los hombres huevo,
Yo soy la morsa, goo goo g'joob g'goo goo g'joob.
Goo goo g'joob g'goo goo g'joob g'goo.








Foto: La Morsa y El Carpintero en la película de Alicia en el País de las Maravillas, al parecer Grace Slick no era la única que leía los poemas de Lewis Carroll.